Visit Sponsor

La gran fábula del capital en Condeduque

Written by:

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acoge, en la Sala de Bóvedas, la exposición colectiva comisariada por Valentín Roma: La gran fábula del capital, que cuenta con 22 obras y objetos, 16 cortometrajes de siete artistas y colectivos que harán reflexionar sobre la democracia, el racismo, la discriminación por género, el acceso a la vivienda y el capitalismo financiero, entre otros, con piezas históricas, piezas que se presentan por primera vez en un ámbito museográfico y proyectos producidos específicamente para esta ocasión.

Vista de la exposición La gran fábula del capital. Conde Duque. © Patricia Nieto

Frente a la célebre frase de que “es más fácil imaginarse el fin del mundo que el final del capitalismo”, en los últimos cincuenta años han aparecido un gran número de artistas capaces de fantasear con el ocaso de este último. Además, estos creadores entendieron algo todavía más necesario: la única forma de hacer frente a los lenguajes normativos, financieros y mercantilistas que proliferan en el capitalismo es a través del habla disidente y vulnerable del lenguaje poético, no exento de ironía.

Siguiendo esta estela, la Sala de Bóvedas de Condeduque reúne las obras de Joseph Beuys, Barbara Hammer, Marco A. Castillo, Alexander Kluge, Max de Esteban, Esther García Llovet y Leeds Animation Workshop.

JOSEPH BEUYS (Krefeld, 1921 – Düsseldorf, 1986). Encarna, tal vez a su pesar, algunas de las grandes dicotomías conjugadas por el arte durante el siglo XX. A veces considerado un chamán y otras un clown, para unos un apóstol inaugural y, para otros, un mensajero crepuscular, su vida y su obra plantean, hoy, el desafío de entender de qué forma un desorden puede reinventar la esfera pública. La muestra se abre con el Combate de boxeo por la democracia directa, que tuvo lugar en la Documenta 5 de Kassel en 1972, acompañado de la infografía del mapa conceptual sobre un régimen de democracia directa Comparación de dos tipos de sociedad y el Manifiesto de la Universidad Internacional Libre para la creatividad y la investigación interdisciplinar, 1982.

BARBARA HAMMER (Los Ángeles, 1939 – Nueva York, 2019). Pionera en explorar políticamente la vida y la sexualidad lesbiana, el significado de la muerte, así como las historias de quienes padecen exclusiones sociales, siendo una de las voces más influyentes del cine experimental y activista norteamericano desde sus primeras piezas en Super 8 hasta la trilogía formada por Nitrate Kisses (1992), Tender Fictions (1995) y History Lessons (2000). En la exposición se proyectarán en bucle las películas Superdyke (1975) Snow Job: The Media Hysteria of AIDS (1986) Tender Fictions (1995) A Horse Is Not a Metaphor (2008) y Lesbian Whale, (2015), que documentan de manera poética las luchas por el empoderamiento individual, las conquistas comunitarias, los relatos amorosos del sexo y de la enfermedad.

Visita de la exposición La gran fábula del capital. Conde Duque. © Patricia Nieto

ALEXANDER KLUGE (Halberstadt, 1932). Su trayectoria es tan polifónica como apabullante, ya que, con más de 60 películas, entre cortos y largometrajes, casi 3.000 programas de televisión, una gigantesca obra literaria y decisivos ensayos sobre teoría política e historia del cine, Kluge ha desbordado el epíteto de autor de culto para convertirse en una suerte de institución tentacular. En toda su práctica busca una acción útil, lejos de la idea de la obra autoral y que pueda abordar nuestra relación con la historia y la capacidad transformadora de la experiencia social, reflejado también en sus formas experimentales de producción y formalización. En la Sala de Bóvedas podrán visionarse cuatro piezas en formato cortometraje o entrevista documental.

ESTHER GARCÍA LLOVET (Málaga, 1963) es conocida por sus novelas, muchas de ellas ambientadas en un Madrid fantasmagórico. En el vídeo inédito presentado en la muestra explora con cáustica ironía la inflación alrededor de la venta de pisos. Para ello, toma el papel que tiene la M-30 como frontera para determinar el precio de la vivienda en aquellos barrios que están a un lado u otro
de ella.

MAX DE ESTEBAN (Barcelona, 1959). En su trabajo desvela los conceptos, el lenguaje y las preocupaciones de los profesionales del derecho fiscal de las empresas, la simplicidad de las estructuras legales para el fraude y la complicidad entusiasta de los gobiernos. Estas investigaciones se ven reflejadas tanto en la animación Black Book (2021) como en las fotografías de la serie OCDE (2021).

MARCO A. CASTILLO (Camagüey, 1971). Fundador del colectivo artístico Los Carpinteros, ha investigado durante los últimos años el proceso de modernización de Cuba en las décadas de 1960 y 1970 y, más en concreto, en la labor de esa generación de diseñadores, arquitectos e interioristas. Retomando proyectos y formas del diseño, sus dos instalaciones plantean una revisión llena de claves de humor de los valores del “nuevo hombre” del imaginario socialista.

LEEDS ANIMATION WORKSHOP (colectivo creado en Leeds en 1978) Colectivo feminista de cine de animación lo forman mujeres que proceden del campo de la sociología, la educación y el teatro experimental. Sus filmes, de estética directa y simple, abordan desde el entretenimiento cuestiones reales de la política contemporánea, buscando fomentar el debate. En esta exposición se reúnen cuatro de sus animaciones: Who needs nurseries? We do! (1978), Give us a smile (1983), A world of difference (1997) y Out at work (2006).


Fechas: Hasta el 14 de abril de 2024
Lugar: Condeduque, Madrid

Read More

EUSEBIO SEMPERE & FELIPE PANTONE

Written by:

La exposición EUSEBIO SEMPERE & FELIPE PANTONE. Seriación y cromatismo cinético plantea un diálogo entre la obra gráfica de Eusebio Sempere (Onil-Alicante, 1923-1985) y Felipe Pantone (Buenos Aires-Argentina, 1986). En donde a través de lenguajes geométricos y percepciones visuales se logran puntos de encuentro a pesar de los tiempos y espacios que les separa. Un proyecto expositivo, comisariado por Óscar García García y María José Gadea, creado expreso para el Museo de Bellas Artes de Alicante MUBAG

EUSEBIO SEMPERE & FELIPE PANTONE Seriación y cromatismo cinético

Sempere y Pantone no consideran la obra gráfica como una obra menor, sino todo lo contrario. Ambos artistas convencidos de la importancia la obra seriada, apuestan por este trabajo caracterizado por las múltiples posibilidades de experimentación que ofrece y su poder para democratizar el arte. Para ambos artistas la labor de estampación no se trata de “reproducir” obras, sino de  reinventar, experimentar y crear. Piezas resultado de un riguroso y continuado trabajo sobre la forma geométrica, la investigación de la luz, la ilusión óptica y la sensación de movimiento.

El discurso expositivo confronta la obra de cada artista. Eusebio Sempere, pionero e introductor de la serigrafía en España, experimenta con una gama cromática que persigue reflejar los colores de la naturaleza y el anhelo por descubrir las potencialidades de la luz. Mientras que Felipe Pantone, vinculado al grafiti en sus inicios, explora los lenguajes de un mundo digital e hiperconectado para profundizar en el color y la luz. Les une sus creaciones, en ocasiones cinéticas y en otras más líricas, fruto de la contemplación del paisaje y el consumo de imágenes, que nos generan percepciones abstractas.

La exposición cuenta con (número de obras) pertenecientes a la colección de diputación de Alicante y a la colección particular de Felipe Pantone. Además la muestra cuenta con la obra más grande expuesta en toda la historia del museo. Un mural realizada por Pantone de más de 5 metros e alto por más de dos metros de ancho. 

Los artistas Eusebio Sempere y Felipe Pantone nos proponen un juego visual de cromatismo cinético. Un trabajo basado en la percepción del espectador, donde su ojo es el creador final de la obra de arte.

Artistas: Eusebio Sempere y Felipe Pantone
Comisarios: Óscar García García y María José Gadea
Fechas: Del 15 de dic 2023 al 15 de junio 2024 PRORROGADA HASTA 15 DE OCTUBRE DE 2024
Lugar: Museo de Bellas Artes de Alicante MUBAG

Read More

ART MADRID’24 presenta su programa general de galerías

Written by:

Art Madrid’24 vuelve al encuentro de la Semana del Arte celebrando su decimonovena edición. Del 6 al 10 de marzo de 2024, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles se convertirá en el epicentro en el que se darán cita las tendencias artísticas más innovadoras y actuales del panorama nacional e internacional. Para celebrar su 19ª edición, Art Madrid presenta su Programa general de galerías y un renovado Programa paralelo. Ambas propuestas están dirigidas a enriquecer la presencia de un evento que ya ha superado su temporada satélite y se afianza en cada edición como cita de referencia en las agendas del público general y especializado.

El Programa general de Art Madrid’24 lo conforman 36 galerías nacionales e internacionales, cuidadosamente seleccionadas. Las propuestas, signadas por la experimentación y la pluralidad de discursos estéticos, convertirán la Galería de Cristal en una ventana abierta hacia las corrientes artísticas más rompedoras. Las galerías participantes ofrecen la oportunidad de ver la producción que han desarrollado sus artistas en este último año; un tiempo que ha servido para la investigación y el ensayo con nuevos códigos estéticos. Durante los días de la feria, el público asistente podrá apreciar cómo sus resultados creativos redefinen el tejido cultural y se posicionan dentro de la rueda giratoria del mercado del arte contemporáneo.

Art Madrid’24 regresa con la vitalidad propia de sus primeras ediciones, acompañando el arte en ascenso y estructurando una propuesta de feria abierta y transversal que pone sobre la mesa las problemáticas más latentes de nuestro contexto.

Fotografía cortesía de ART Madrid

Galerías nacionales: una mirada a la creación española

En el ámbito nacional, 25 galerías españolas participarán en esta nueva edición, dos de las cuales se suman por primera vez. La continuidad y la novedad se entrelazan, mostrando la riqueza del panorama artístico español. 

CLC ARTE (Valencia) y La Mercería (Valencia) se estrenan como participantes en esta nueva edición. Regresan a Art Madrid’24: 3 Punts (Barcelona), Alba Cabrera (Valencia), Arancha Osoro (Oviedo), Arma Gallery (Madrid), Aurora Vigil-Escalera (Gijón), BAT Alberto Cornejo (Madrid), Bea Villamarín (Gijón), DDR (Madrid), Dr. Robot (Valencia), Espiral (Noja), Flecha (Madrid), Hispánica Contemporánea (Madrid/CDMX), Inéditad Gallery (Barcelona), Kur Art Gallery (San Sebastián), La Aurora (Murcia), Luisa Pita (Santiago de Compostela), Metro (Santiago de Compostela), MoretArt (A Coruña), OOA Gallery (Sitges/Londres), Pigment Gallery (Barcelona/París), Rodrigo Juarranz (Aranda de Duero), Shiras Galería (Valencia) y Uxval Gochez (Barcelona).

Galerías internacionales: un diálogo en expansión

El diálogo cultural estará presente con la participación de 11 destacadas galerías internacionales. Cinco de ellas se suman por primera vez a la feria, enriqueciendo la experiencia con nuevas propuestas y perspectivas. Entre las galerías que siguen apostando por Art Madrid´24 se encuentran: Collage Habana (La Habana, Cuba), Galleria Stefano Forni (Bolonia, Italia), Nuno Sacramento Arte Contemporânea (Ílhavo, Portugal), Sâo Mamede (Lisboa, Portugal), Trema Arte Contemporânea (Lisboa, Portugal) y Yiri Arts (Taipei, Taiwán).

Las nuevas incorporaciones, Banditrazos Gallery (Seúl, Corea del Sur), Galerie One (París, Francia), Gallery Tableau (Seúl, Corea del Sur), Kleur Gallery (Santiago de Chile, Chile) y Loo & Lou Gallery (París, Francia), aportarán una visión fresca y diversa, consolidando a Art Madrid como un punto de encuentro internacional.

Programa paralelo

El Programa paralelo de Art Madrid’24 estará protagonizado por una amplia propuesta de actividades y acciones que tendrán lugar en la antesala del evento y durante los días en los que se celebra la 19ª edición en su espacio habitual de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles:

Art Madrid’24 presenta en exclusiva la primera edición de Open Booth, un espacio dedicado a dar visibilidad a artistas emergentes y que en esta ocasión estará protagonizado por la instalación: Reunión de gente importantísima de la artista Marina Tellme. 

El Ciclo de performance Intercesiones X TARA FOR WOMEN girará en torno a la idea de la Intercesión: Acción y efecto de interceder por el bien de los semejantes. Y propone los trabajos de cuatro artistas que inician su trayectoria profesional en el campo de las prácticas performativas. 

Lecturas. Recorridos comisariados es una iniciativa de mediación cultural diseñada para acercar al público a las propuestas expositivas de las galerías participantes en Art Madrid’24. Para la ocasión hemos invitado a la divulgadora cultural Eugenia Tenembaum y al comisario Óscar Manrique.

Como preámbulo a la celebración del evento, Art Madrid ha organizado La Quedada, un itinerario por cinco estudios de artistas que participarán en la próxima edición de la feria.

El Programa de coleccionismo X ONE SHOT COLLECTORS regresa una edición más gracias al patrocinio de One Shot Hotels. La propuesta incluye un servicio de asesoramiento para la adquisición de obras de la mano de Ana Suárez Gisbert.

En esta edición la Sección de entrevistas comisariadas estará conducida por el periodista cultural Carlos del Amor.

Read More

Entrevista a Randomagus

Written by:

Randomagus [Benicarló (Castellón), 1976]. Vive y trabaja en Barcelona. Licenciado en Filología Inglesa. Autodidacta. Collagista. Collage. Utiliza el papel, y en ocasiones la pintura acrílica, para realizar sus obras. Revisión de las masculinidades como motor de su trabajo.

Randomagus

PAC – Te proyectas desde Barcelona. ¿Te hubiera gustado cambiar de lugar y hacerlo desde allí?

Randomagus – Me proyecto desde Barcelona, pero no soy de Barcelona, sino de Benicarló (Castellón), y he vivido en ciudades como Valencia o Londres. Desde hace años Barcelona. Y no descarto moverme a otro lugar en el futuro, pero estoy bien aquí. Y aunque nunca lo voy a saber, creo que viviendo en Benicarló no hubiese llegado a este mismo sitio en el arte. Por un tema de oportunidades, y también de mentalidad, en ocasiones es más complicado -pero no imposible- tener la mente abierta en un lugar pequeño.

Randomagus, Let’s get out of here, 2019. 40×40

PAC – ¿Crees que tu trayectoria habría sido la misma?

Randomagus – No creo que mi trayectoria hubiera sido la misma viviendo en otro lugar. Hace poco escuché que un artista habla sobre su presente. Si mi presente hubiese sido en otro sitio en los últimos años, quizás no tendría las mismas cosas que decir de la misma manera.

Randomagus. Put it on, 2021. 40×30

PAC – ¿Qué te impulsa a dedicarte a la práctica artística?

Randomagus – Creo que cuando empecé a mostrar mi arte, no pensaba en qué me impulsaba a hacerlo, el arte sólo “me salía”. Bien o mal, arte o no arte, era algo sobre lo que no reflexionada. Imagino que decía cosas con mi arte que no sabía expresar con palabras. Todavía es así, pero con un poco más de foco.

Randomagus, Sleeping desire, 2020. 30×21

PAC – ¿Qué ansiabas?

Randomagus – Ansiaba expresarme, salir un poco de los pensamientos a veces un poco demasiado abstractos, y darles forma.

PAC – ¿Lo encontraste?

Randomagus – Solo hasta cierto punto. No he encontrado más porque me falta tiempo vital para desarrollarlo. Siempre quiero más.

Randomagus. Learning to fight, 2018. 40×30

PAC – ¿Qué crees que puede mejorarse en el Sistema del arte?

Randomagus – Que fuese mucho más flexible de lo que lo es, por parte de instituciones, de las galerías y también de los artistas. Siempre me da la sensación de que el mundo del arte te encajona en un sitio del que después es muy complicado salir.

Randomagus. Merror, 2023. 70×50

PAC – ¿Qué deberíamos aportar y eliminar al Sistema?

Randomagus – A menudo creo que el mundo del arte se ve saturado de conceptos complejos con un resultado algo dudoso. Fiarse menos del concepto. Dejarse llevar más por el arte mismo.

Randomagus. It felt so good at the beginning, 2016. 80×40

PAC – Asociacionismo profesional ¿qué opinas?

Randomagus – Que seguro que es útil, hay que saber trabajar tanto en grupo, en equipo como individualmente. En asociación, uno puede crecer mucho de maneras inesperadas.

PAC – Háblanos un poco de tu trayectoria.

Randomagus – Cuando era un niño yo ya tenía unas tijeras en mis manos. Siempre me ha gustado cortar y pegar imágenes, combinarlas para darles una vida diferente. Y siempre me ha interesado el arte. Un día me di cuenta de que quizás estaba haciendo arte con mis collages. Propuse collages en un festival de arte y aceptaron. Ahí me di cuenta de que era algo para desarrollar. Me doy cuenta de que he tenido mucha suerte, ya que tengo obras repartidas por todo el mundo, he realizado exposiciones en ciudades como Miami, Rotterdam, Amberes, Roma y varias ciudades españolas. Dos de mis obras forman parte de la Red de Museos de Cataluña. Me siento afortunado, y sigo adelante.

Randomagus, You wont be, 2019. 30×21

PAC – Defínete mediante hashtags o etiquetas.

Randomagus – #CollageArtist #GayCollageArtist

PAC – ¿Cuáles son los temas de tu trabajo artístico?

Randomagus – Creo que mi trabajo tiene mucho que ver con la masculinidad y cómo la afrontamos. Cuando era pequeño me decían que los hombres no lloran. Entonces, ¿quién era yo, que era un hombre y lloraba? ¿En qué me convertía? Creo que he estado intentando contestar estas preguntas desde siempre. Por otra parte, veo que los cuerpos masculinos han sido representados desde siempre como musculosos, jóvenes y blancos, y hay muchas menos representaciones de otros cuerpos. Los que no tenemos un cuerpo estándar no tenemos referentes. Entonces, tenemos la responsabilidad de crearlos de alguna manera.

Randomagus, The body you wont have, 2020. 30×21

PAC – ¿Algún proyecto, pendiente, que te gustaría realizar?

Randomagus – Lo que tengo pendiente desde hace tiempo, pero aparcado, es darle a mi trabajo mayor tamaño, más espacio, más aire. Se debe expandir.

Randomagus, Random falling 04, 2023. 50×50 cm

PAC – Un deseo.

Randomagus – Ser capaz de encontrar la manera perfecta de expresar lo que quiero, y no tener miedo nunca más.

Read More

Miguel Scheroff: ¡Qué viene el lobo!

Written by:

La Galería Yusto/Giner presenta una nueva exposición en solitario de Miguel Scheroff en su espacio de Marbella. Érase una vez…, era y es, una expresión que marcaba el comienzo de la fantasía. El sueño abría sus puertas a la actividad mental, a la delicia del mundo onírico, pero también, en numerosas ocasiones a la pavorosa vigilia. Cómo algo tan esperado, un cuento antes de dormir podía transformarse en el mayor de nuestros miedos. Y es que, aunque estos relatos han dado un giro en los últimos tiempos, la herencia cultural adquirida durante nuestra infancia nos empuja a temer al lobo, al lobo feroz.

Ñampa-Zampas. Óleo y spray sobre lienzo. 200x170cm. 2023

Pero, ¿quién es este ser al que se le atribuye dicho adjetivo? Este cánido ha sido vapuleado en el folclore por alimentarse en determinadas ocasiones de cerditos, ovejas, cabritillos, etc. Sin embargo, se trata de una especie fundamental para la cadena trófica y, por ende, para el ecosistema. Asimismo, en algunos mitos y leyendas aparece su versión más positiva; recordemos que forma parte de la historia del Viejo Continente, ya que amamantó a los fundadores de la Ciudad Eterna, Rómulo y Remo. No obstante, frente a estas dos acepciones ha primado en nuestra memoria la imagen peyorativa: un animal salvaje-es decir, alejado de la comunidad y no cautivo, sino que vaga libre; que infunda miedo y peligro-lo cual tiene su sentido en el pasado por lo que podía significar para esa sociedad expuesta-; y, que cuando adquiere cualidades humanas se caracteriza por su torpeza-por desconocimiento del contexto-. Curiosamente es en esta última característica, cuando al lobo se le despoja de sus rasgos animales y adquiere una forma y comportamiento humano, cuando se agudiza su ignorancia. Así pues, el lobo también ha sido un símil del Otro, del extranjero, lo desconocido, lo diferente o de lo diverso. De esta manera, antela expresión ¡Qué viene el lobo! Cabría preguntarnos ¿qué tipo de lobo?

Ante este paradigma, el artista Miguel Scheroff (Navas de Tolosa, Jaén, 1988) nos invita a pasear por un bosque fantasioso. Un espacio protagonizado por los antagonistas de los cuentos, los lobos y otros seres denostados en esas historias, aquellos que “representan una amenaza” como son: los dragones, reptiles, otros cánidos, felinos o insectos. Especies que, si bien en un primer momento pueden asustarnos por la fama que les precede, no dejan de ser otro ser vivo que cumple o cumplió sus funciones en nuestro planeta y, que bajo las apariencias o actitudes humanas se presentan como un ser atípico. Éstos, a su vez, hacen referencia a retratos y autorretratos donde el jienense deja plasmadas sus preocupaciones contemporáneas. Sien trabajos anteriores Scheroff destacaba por su habilidad para mostrar lo crudo de la realidad a través del hiperrealismo y, en los últimos tiempos ha prestado atención a escenas de lucha con seres reales y mitológicos, en esta exposición nos presenta su versión más “ficticia” a primera vista; puesto que, si observamos más allá de las apariencias, nos encontraremos con un testimonio mucho más fiel de la realidad.

Voy con todo – 66x54cm – 2023 – detalle

Continuando con una pincelada cargada de materia delimita la fisionomía de sus personajes y les aporta personalidad: tan puntiaguda como sus peligros y tan dulce-dispuesta como con una manga pastelera-como el carácter que encierran. Una obra de aspecto cuasi escultórico, un bajorrelieve pictórico que traspasa la bidimensionalidad, instigando a la experiencia artística in situ frente a la creciente virtualidad. Las tecnologías nos tienen atrapados, hipnotizados como la sensación que producen los ojos de los representados, que nos alertan del riesgo de caer cautivos como muchas de estas especies salvajes.

A toda esta atmósfera, el artista la ha dotado de colores vibrantes conectando con su generación, tan influida por la estética de los dibujos animados y sobre todo de los videojuegos. Asimismo, hace un uso del color que no siempre se corresponde con sus códigos físicos, sino que tiene que ver con las emociones de cada uno de los sujetos representados. A ello, debemos añadirle que la elección de tonos se debe al interés por parte del artista en reflejar a esa sociedad actual que brilla aparentemente para camuflar su situación actual e imaginar así una vía de escape.

Los cuentos populares se caracterizan por tener una moraleja. En la historia de Pedro y el Lobo, el pastor miente y cuando ocurre la desgracia nadie acude a su llamada. En el caso de los artistas, al contrario que Pedro, gritan certezas a través de sus obras y, en muchos casos el pueblo hace oídos sordos y acude cuando ya es demasiado tarde. ¡Qué viene el lobo! Es una alerta a la naturaleza y a su diversidad, a su preservación y al respeto.

Comisariada por Dra. Alejandra Rodríguez Cunchillo


Fechas: Desde el 16 de diciembre de 2023
Lugar: Galería Yusto/Giner, Marbella

Read More

Esbozos en la Frontera Bárbara, colectiva de artistas de España, Senegal y Guinea Ecuatorial

Written by:

La idea de la exposición Ebauches à la Frontière Barbare (“Esbozos en la Frontera Bárbara”), fue iniciada desde Senegal por el espacio artístico Dëkandoo. En una primera fase, este proyecto ha consistido en una residencia de investigación y de producción, lanzada parcialmente vía convocatoria abierta, en la que se ha invitado a artistas de Guinea Ecuatorial, España y Senegal a establecer un diálogo con el territorio del Parque Nacional de la Lengua de Barbarie, en la región de Saint Louis. Se trata, además, de un proyecto en red, que cuenta con el apoyo de una constelación de entidades públicas y de la sociedad civil, incluyendo Cultura Dakar, como sección cultural de la Embajada de España en Senegal, el Instituto Cervantes de Dakar, los Centros Culturales de España en Bata y Malabo y Casa África. Pero también de un proyecto triangular, que implica a creativos de tres países diferentes, con la intención de fomentar la circulación de influencias y prácticas artísticas en el interior del continente. Un programa realizado en sintonía con las misiones de Dëkandoo de apoyo a la creación y la internacionalización de artistas de la subregión, de fomento del acceso a la cultura para las poblaciones rurales y de defensa de una escena artística que toma en cuenta las perspectivas indígenas.

Serie Or Blanc de Gandiol (Oro Blanco de Gandiol) © Massow Ka

La comuna norteña de Gandiol, donde se ubica el espacio de residencias, es una zona rica en historias y en biodiversidad. Próxima a Saint Louis, antigua capital del África francófona durante la época colonial, y muy cercana de la frontera con Mauritania, donde existe una importante población cuyos orígenes se reparten entre los dos países limítrofes, Gandiol está situada en el estuario del río Senegal. Su emplazamiento fue en el pasado, y durante mucho tiempo, una verdadera intersección de comercio y de culturas, y mantuvo una estrecha relación con los almorávides de la época de Al Andalus. Tierra de salinas milenarias y de pescadores, hoy sus formas agrícolas de subsistencia se ven amenazadas por la salinización de los acuíferos, a la par que la erosión costera y la escasez de recursos pesqueros marítimos ejerce una fuerte presión sobre las fuentes económicas tradicionales de sus habitantes, empujando a muchas y muchos jóvenes a tomar vías de inmigración hacia Europa no reconocidas legalmente.

Dernière souffle (Último aliento) © Mamy Fall

Este proyecto busca establecer un planteamiento plural y fértil sobre los procesos en curso en el entorno del Parque de la Lengua de Barbarie. Sociedad, naturaleza, espiritualidad o historia son las dimensiones que los artistas participantes exploran en sus respectivas obras. Durante un mes de residencia en Dëkandoo, dos de los artistas han investigado el territorio para crear piezas ex profeso. El desafío ha sido poner en marcha un laboratorio para aportar una mirada nueva, dentro de los lenguajes propios a estos artistas, pero aventurándose en un universo relativamente desconocido. Sandra Julve (España) ha desarrollado una instalación in situ con objetos recuperados en Gandiol y sus alrededores, como conchas, ramas de acacias o palmeras, representando una de las haimas originarias de Mauritania y presentes en el norte de Senegal, que conecta historias y espiritualidades más allá de las fronteras. Por su parte, Eusebio Nsue Nsue (Guinea Ecuatorial) ha desarrollado una serie de ilustraciones sobre tela artesanal de la localidad, abordando las consecuencias de la acción humana sobre el medio ambiente, mientras que en su serie “Fusión”, la fotógrafa Mamy Fall (Senegal) concibe una poética simbiosis entre los humanos y la naturaleza. Durante tres años, Massow Ka (Senegal) ha estado acompañando a las mujeres que recogen la sal en las minas de Gandiol. A su serie de fotografías, la artista Paloma de la Cruz (España) ha respondido con una serie escultórica en cerámica que remite a las telas que llevan estas mujeres, con una arcilla.

Como fase final, la exposición colectiva se presenta al público general en el Instituto Cervantes de Dakar dentro del marco de Partcours, una iniciativa que lleva más de una década posicionando el arte contemporáneo de la capital senegalesa a través de una programación que implica a centros culturales y espacios privados. Un contexto más que pertinente para acercar la realidad rural a una audiencia cosmopolita e internacional, así como para dar a conocer la producción artística de territorios hispanohablantes dentro y fuera de África.

Instalación de Paloma de la Cruz. Vista de abajo con sal

El título Ebauches à la Frontière Barbare hace referencia directa al nombre de esta lengua de tierra que se interpone entre río y mar, y que ha sido testigo de dinámicas históricas y sociales que conectan África con el sur de Europa. La muestra examina el concepto de territorio fronterizo, el de Gandiol y de cualquier otro en general, ya sea físico o mental, como espacio de posibilidad, de transición e intercambio, frente a la noción actual de frontera como dispositivo de control y separación. El objetivo aquí, por lo tanto, no es producir un cuerpo de trabajo fabricado sobre conclusiones definitivas, sino ofrecer una experiencia artística y expositiva que de cuenta de los procesos abiertos de investigación y de creación en los que han aceptado embarcarse los cinco artistas, a modo de un cuaderno construido a partir de esbozos.


“Ebauches à la Frontière Barbare” (Esbozos en la Frontera Bárbara), exposición colectiva en el marco del programa Partcours Dakar 2023.

Artistas: Paloma de la Cruz (ES), Mamy Fall (SN), Sandra Julve (ES), Massow KA (SN), Eusebio Nsue Nsue (GE).
Comisariado: Ángela Rodríguez Perea (ES)
Fechas: Hasta el 31 de enero de 2024
Lugar: Instituto Cervantes de Dakar

Read More

ARCOmadrid presenta las galerías participantes en su próxima edición

Written by:

ARCOmadrid, organizada por IFEMA MADRID, celebra su 43ª edición del 6 al 10 marzo con el Caribe como protagonista. La altísima calidad de los proyectos presentados por las galerías garantiza una experiencia artística de primer nivel. La feria mostrará la actual escena artística internacional en un amplio diálogo con el arte español. Cinco días de descubrimiento e investigación con la presencia de nuevas galerías internacionales que confirman el papel de ARCOmadrid como referente para la visibilidad y exploración de los artistas, fomentar un mercado activo y potenciar el conocimiento en torno al arte.

ARCO, junto a la ciudad de Madrid, centrará la atención de galerías, artistas, coleccionistas, comisarios y otros profesionales, instituciones, museos y centros de arte de todo el mundo, y constituirá una experiencia única para todos los visitantes.

Un total de 207 galerías de 36 países convertirán a Madrid en capital internacional del arte contemporáneo. En esta ocasión, 172 galerías integran el Programa General, sumándose a ellas las secciones comisariadas: ‘La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico’, con 19 galerías; Opening, con 16, y Nunca lo mismo. Arte latinoamericano, con 12 galerías.

Este año, la participación de galerías españolas representa más del 35% de la feria, con un total de 73 galerías. Por su parte, el segmento internacional es superior al 64% -134 galerías-, y de éste, el 30% lo acapara la presencia latinoamericana, con la participación de 40 galerías de 13 países, con especial presencia de Argentina, Brasil y México. De esta manera, ARCOmadrid seguirá proyectando su posición única como referente latinoamericano en Europa.

Entre las galerías internacionales participantes en el Programa General, ARCO celebra la incorporación de galerías como Gregor Podnar, Max Hetzler, Vera Munro, Air de Paris, Fortes D’aloia & Gabriel, Lévy Gorvy Dayan y León Tovar. Éstas se suman a la fidelidad de otras como Thaddaeus Ropac, Mai 36, Jocelyn Wolff, Chantal Crousel, Peter Kilchman, Krinzinger, Nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder, Giorgio Persano, Lelong, Meyer Riegger, Perrotin, Poggi, Neugerriemschneider, Carlier I Gebauer, Thomas Schulte y Dvir Gallery. También vuelven a depositar su confianza en la feria galerías como Capitain Petzel, Société y Chertlüdde, o Mendes Wood Dm, Nicolai Wallner, Hollybush Gardens y Kalfayan Galleries.  Además, destaca la constancia de galerías de España como Elvira González, 1 Mira Madrid, Projectesd, Nogueras Blanchard y Joan Prats, entre otras.

Paralelamente al Programa General, ARCOmadrid contará con tres secciones comisariadas. Incorpora como tema de investigación de 2024, ‘La orilla, la marea, la corriente: un Caribe oceánico’ que, comisariada por Carla Acevedo-Yates y Sara Hermann, propone, a partir de una cuidadosa selección de artistas y galerías, una lectura posible de la compleja y fecunda intersección entre la tierra y el mar que se plantea desde y hacia la orilla. En un espacio especialmente diseñado por Ignacio G. Galán, Arantza Ozaeta y Álvaro Martín Fidalgo, participarán 19 galerías como Hutchinson Modern & Contemporary, Monique Meloche, Patron, Praise Shadows Art Gallery, Tern Gallery, Espacio Mínimo o Helga de Alvear.

Opening volverá a ser el espacio de descubrimiento de nuevas propuestas en ARCOmadrid. La selección de Yina Jiménez Suriel y Cristina Anglada representará la apuesta del joven galerismo internacional con la participación de 16 galerías como Artbeat, Blue Velvet, Eins Gallery, Espacio Continuo, Fermay, Hatch, Pradiauto, Remota, Sissi Club y The Space Art Gallery, que participan por primera vez, a las que se suma, entre otras, HOA, ganadora del Premio Opening en la última edición.

La sección Nunca lo mismo. Arte latinoamericano contribuirá a reforzar la investigación en torno a la creación latinoamericana y su relación con todos los agentes presentes en la feria. Comisariada por Manuela Moscoso y José Esparza Chong Cuy, estará formada por una selección de artistas procedentes de Latinoamérica de la mano de 12 galerías como A Gentil Carioca, Jaqueline Martins, _Vigilgonzales, Isla Flotante, Millan, N.A.S.A.L. y Proyectos Ultravioleta.

A estos contenidos se unirá el Foro que ampliará el análisis en torno al coleccionismo, los artistas, los museos y el Caribe como temas centrales de investigación en ARCOmadrid.

ARCOmadrid 2024 se celebra del 6 al 10 de marzo en los pabellones 7 y 9 del Recinto Ferial de IFEMA MADRID, dedicando las tres primeras jornadas exclusivamente a los profesionales, y a partir de las 15.00h. del viernes 8, abrirá sus puertas al público.

Read More

Colours, colectiva en Opera Gallery

Written by:

Opera Gallery presenta en su sede de Madrid la exposición Colours, compuesta por una cuidada selección de obras de artistas contemporáneos consagrados y emergentes que evocan la expresión de los colores, sus formas y distintas manifestaciones artísticas.

Yves Klein. La Vénus d ́Alexandrie (L.S41), 1962-1982. Pigmento IKB y resina sintética sobre escayola en una caja de plexiglás 69 x 32 x 24 cm

La muestra es una mirada sobre el color, que en su esencia es una percepción física, pero en la historia del arte ha logrado su independencia y supremacía por el indudable protagonismo de su fuerza. Desde los aspectos físicos a los simbólicos, su historia viene vinculada estrechamente con la evolución de las técnicas.

En esta exposición se ha querido buscar diálogos que permitan ahondar en el desarrollo de prácticas tan innovadoras como del propio medio.

De este modo, nos encontraremos con la radicalidad que supusieron a mediados del siglo pasado los monocromos de Yves Klein (1928-1962), así como el hallazgo de luz en los negros de Pierre Soulages (1919-2022), o el desvelamiento del blanco con Untitled de Sam Francis (1923-1994). Turi Simeti (1929-2021) y su espacialismo continúan la estela de los monocromos para ahondar en la incidencia que la luz y la sombra tienen sobre la percepción visual de un mismo color, como se puede contemplar en su obra Quattro Ovali Neri, de 1994.

Amoako Boafo. The Hug, 2017. Óleo sobre lienzo 206 x 210,5 cm

El color brota de la textura de los materiales empleados y con los que experimenta el artista, como la cal y la arena en Haute tête en pomme de terre 30-31 août, realizado en 1951 por Jean Dubuffet (1901-1985), o en los ocres terrosos de Antoni Tàpies (1923-2012). Las tonalidades se exaltan en los artistas españoles con el virtuosismo de materiales, textura y viveza de Juan Genovés (1930-2020) o la contundencia del blanco utilizado por Manolo Valdés (1942). Mientras que en Lita Cabellut (1961) y su obra Green Leaf predomina la fuerza de las capas de pintura y el valor de la materia.

La paleta cromática sin límites aflora en la muestra de la mano de A.R. Penck (1939-2017) y en la escena doméstica Le chandail vert de Fernand Léger (1881-1955). La pintura se arroja y se implica de manera enérgica y cobrando absoluto protagonismo en Le pourfendu de Frank Stella (1936), así como en las obras de Hermann Nitsch (1938-2022), figura clave del accionismo vienés, para el que sus piezas son el resultado de las performances y la gestualidad del cuerpo en acción, demostrando con el color un registro de su energía, espiritualidad, sensualidad y pasión.Por su parte, George Condo (1957) exalta el color en Jesús, partiendo de esa búsqueda de la luz que irradia la redención en el crucificado de Rembrandt. Mientras que los diseños de Ron Arad (1951) en resina cristalina nos desvelan las entrañas lumínicas del pigmento, como se aprecia en su pieza Little Albert (crystalline) Aquamarine.

Frank Stella. Le pourfendu, 1984. Técnica mixta sobre lienzo, magnesio grabado, aluminio y fibra de vidrio. 325 x 328 x 40 cm

OPERA GALLERY

Fundada en 1994 por Gilles Dyan, Opera Gallery se especializa en arte moderno y contemporáneo. Desde su creación, Opera Gallery se ha desarrollado y ahora cuenta con dieciséis galerías repartidas por todo el mundo: París, Londres, Mónaco, Madrid, Ginebra, Nueva York, Miami, Bal Harbour, Aspen, Dubai, Beirut, Singapur, Hong Kong y Seúl. Opera Gallery presenta exposiciones permanentes de obras maestras modernas junto con obras de arte contemporáneo, además de presentar con regularidad selecciones individuales, colectivas y comisariadas. La galería promueve y apoya continuamente a artistas emergentes de talento cuyas obras forman parte de algunas de las colecciones privadas y públicas más prestigiosas.


Colours
Fechas: Del 17 de noviembre de 2023 al 5 de enero de 2024
Lugar: Opera Gallery, Madrid

Read More

Gran retrospectiva de Isabel Azkarate, la primera mujer fotoperiodista vasca

Written by:

Gran retrospectiva de Isabel Azkarate, considerada la primera mujer fotoperiodista del País Vasco. La muestra titulada “Isabel Azkarate” se podrá visitar hasta el 25 de febrero de 2024 en la sala Artegunea de Kutxa Fundazioa, ubicada en el edificio Tabakalera de Donostia /San Sebastián.

Bette Davis en el photocall del Hotel María Cristina, Festival Internacional de Cine. Donostia / San Sebastián, 1989. Kutxateka / Fondo Isabel Azkarate Funtsa

La exposición, producida por Kutxa Fundazioa y comisariada por Silvia Omedes, directora de la Fundación Photographic Social Vision, que representa a la fotoperiodista, presenta más de 300 fotografías realizadas por Isabel Azkarate entre 1978 y 2006, y proyecta dos vídeos con 155 fotografías realizadas a lo largo de toda su vida en sus viajes alrededor del mundo y en su ámbito doméstico. 

Es una oportunidad para que el gran público pueda descubrir la amplia y variada trayectoria profesional de una autora quizá todavía poco conocida dentro y fuera de Euskadi, pero cuyo imprescindible legado fotográfico sale ahora a la luz para complementar la historia de las mujeres fotógrafas del siglo XX de nuestro país.

Su cámara fue testigo de la etapa más violenta y dolorosa del País Vasco al ser fotógrafa en plantilla del diario La Voz de Euskadi, y de los cruentos atentados de Sendero Luminoso en Ayacucho, Perú, pero también de la fotogénica ciudad de Nueva York de los primeros años ochenta, donde captó a personajes únicos en calles y parques, en circos y fiestas LGTBI+. 

Además, Azkarate ha retratado a multitud de músicos, cineastas, escritores, pintores o escultores, así como las reacciones del público ante el mundo del arte. Y como fotógrafa del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, realizó la última sesión de fotos de Bette Davis, diva del Hollywood clásico, días antes de que falleciera. 

Su insaciable curiosidad le ha llevado a componer un poliédrico catálogo de la diversidad humana. Su intrépida actitud y profunda empatía han estado presentes en cada etapa de su carrera profesional. Su trayectoria certifica un honesto anhelo de reconocer la identidad del otro para poder ser ella misma. Ella es su cámara.

La exposición “Isabel Azkarate” está articulada en 7 ámbitos temáticos: 

Barcelona

Esta sección incluye los primeros trabajos fotográficos de Isabel Azkarate, realizados en Barcelona en 1978-1979. Se había trasladado allí para estudiar en el Centre Internacional de Fotografia de Barcelona (CIFB). Su primera serie en el mercado de Els Encants ya es una declaración de intenciones, y es solo el comienzo de un intenso trabajo de registro de todas las formas diferentes de vivir, en un admirable ejercicio de empatía. En esta etapa entra en contacto con artistas catalanes como Fernando Amat, Xavier Mariscal o Bigas Luna, que le abrieron las puertas a sus primeros trabajos profesionales. Entre ellos, la foto fija de la película de Pep Salgot Mater Amatísima (1980) o un reportaje sobre Nueva York para la revista Dunia, que sería su primera publicación y el inicio de su carrera profesional.

La experiencia americana

Aconsejada por el director del CIFB, en 1980 Isabel se trasladó a Rochester (Nueva York) para asistir a los reconocidos Visual Studies Workshop, donde acudió a las clases de Nathan Lyons. Cursó también otros talleres en la New School y en el International Center of Photography (ICP), orientando su formación al género de la street photography (fotografía de calle). La conocida fotógrafa Lisette Model le animó a desarrollar varios reportajes por la ciudad. 

Estos talleres potenciaron su curiosidad y la empujaron a salir a la calle a observar y captar a la gente en su entorno. Nueva York fue un estímulo perfecto para una mujer como Azkarate, a quien siempre le ha interesado cuestionar el orden de lo establecido e indagar sobre las distintas identidades de las personas que se encuentra a su paso. En este apartado se incluye su perspectiva de la efervescente vida nocturna neoyorquina, en particular de la comunidad LGTBI+.

Documentando la noticia

Azkarate vuelve a San Sebastián en septiembre de 1981, preparada ya para recibir encargos y trabajar para medios de comunicación. 

En Euskadi se desarrollaba un movimiento de contracultura que celebraba la identidad y la libertad de expresión. Simultáneamente, es un momento de máxima tensión en el País Vasco: desmantelamiento del tejido industrial, duros conflictos sociales y huelgas generales, avance del consumo de droga entre los jóvenes, y, por supuesto, el terrorismo de ETA y del GAL. 

Sin prejuicios ni posicionamiento político, con mirada sorprendentemente equitativa, reporta de manera excepcional los llamados años de plomo en el País Vasco. Presta atención a todas las partes implicadas y logra trascender la noticia al mostrar sentimientos profundos de dolor y rabia que nos ayudan a conectar con sus protagonistas. Esta actitud y esta implicación están presentes en cada etapa de su carrera profesional. 

En esa misma época viaja a Perú, acompañando al fotorreportero José Usoz, para realizar en 1984 un impactante reportaje sobre la actividad del grupo terrorista Sendero Luminoso.

Ella fue la primera y única mujer —entre muchos fotógrafos hombres— que reportó para el diario La Voz de Euskadi todo tipo de temas y noticias entre 1983 y 1985, dando muestras de un firme compromiso con el oficio.

La vida en Euskadi

Azkarate fue fotógrafa oficial de la Diputación Foral de Gipuzkoa entre los años 1985 y 2009, y esto le llevó a asistir a numerosos actos, presentaciones e inauguraciones de la mano de diferentes políticos y personas influyentes de la vida social vasca, y a recorrer el País Vasco.

Al mismo tiempo, en su tiempo libre busca ocasiones en las que disfrutar de la fotografía. Sus viajes y estancias en familia o con amigos por el interior de Euskadi serán durante toda su vida una vía de acercamiento a la realidad y a la aparente placidez de la vida en el campo. En esta etapa retrata a numerosas personas que fotografía con altas dosis de respeto y cercanía.

Circo. Sin máscara ni artificio

En su etapa neoyorquina, Isabel encontró un circo familiar que le descubrió todo un nuevo y sugerente universo por explorar. Lo que le interesaba no era el espectáculo, ni las destrezas artísticas de sus protagonistas, sino poder acercarse a una nueva galería de personajes atípicos, fuera de la norma.

Entre carromatos, encontró la atmósfera, la distancia y la luz perfectas para fotografiar a sus nuevos héroes y heroínas: artistas de mirada franca y transparente que se dejaban retratar en el momento exacto en que andaban desprovistos de su personaje.

Arte y parte

Como apasionada del arte y ávida consumidora de todo tipo de eventos artísticos, Azkarate vive la vida social y cultural en San Sebastián desde primera línea.

En su fondo fotográfico hay un extenso álbum de retratos de los artistas más significativos de la cultura contemporánea vasca que son, en realidad, amigos cercanos con quienes Isabel comparte vida, retos, fines de semana y mucha complicidad e intimidad.

Además, durante más de dos décadas trabajó como fotógrafa para el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (1982-2005). Y allí es donde realizó una de sus series fotográficas más emblemáticas: los últimos retratos de la diva del cine estadounidense Bette Davis, días antes de que falleciera. 

Una vida, un viaje

Gracias a su trabajo para la Diputación Foral de Gipuzkoa, Azkarate obtuvo la estabilidad para planificar y llevar a cabo múltiples viajes por el mundo. La cámara es para Isabel un pasaporte hacia lo desconocido, también hacia sí misma.

Mujer valiente y honesta, ha sabido hacer de su pasión una profesión. La fotografía de Azkarate responde a una gran necesidad de búsqueda y autoafirmación constante. Lo que en sus inicios parece un ejercicio inconsciente e inocente, con el tiempo se reafirma como una genuina manera de vivir y estar en el mundo. A través de la cámara, Isabel Azkarate certifica un sincero anhelo de reconocer la identidad del otro para así poder ser ella misma.

Donación del Fondo Azkarate a Fototeka de Kutxa Fundazioa

Esta retrospectiva celebra también la generosa donación que Isabel Azkarate ha hecho de todo su archivo, compuesto por más de 175.000 objetos, entre negativos y diapositivas, cámaras, catálogos y publicaciones originales en prensa, a Fototeka de Kutxa Fundazioa, para garantizar su futura conservación, estudio y difusión.

El Fondo Azkarate aglutina una gran diversidad de temas y acontecimientos que marcaron la actualidad vasca y, en especial, de la ciudad de San Sebastián, lo que lo hace especialmente valioso para que ciudadanos e investigadores puedan consultarlo, y ofrecerá distintas lecturas visuales e interpretaciones de la historia reciente de Euskadi.

El Museo San Telmo presenta “Arte y parte”, una segunda muestra de Isabel Azkarate

El Museo San Telmo de San Sebastián se suma al reconocimiento a la fotoperiodista con la inauguración, el 26 de enero de 2024, de una segunda exposición de Isabel Azkarate titulada “Arte y parte”, formada por tres series de fotografías relacionadas con el arte: instantáneas donde el público reacciona ante distintas obras artísticas, retratos de artistas vascos en sus estudios y una serie inédita de los años ochenta que recupera bustos de amerindios y afroamericanos guardados en el almacén del American Museum of Natural History de Nueva York.

Read More

Exposiciones monográficas sobre Grupo Ibiza 59 en Casa Broner, Ibiza

Written by:

Katja Meirowsky arranca la serie de exposiciones monográficas que el MACE dedica a los miembros del Grupo Ibiza 59 en la Casa Broner, con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Erwin Broner, arquitecto y pintor alemán que en 1959 se establece en Ibiza donde funda, con otros artistas el Grupo Ibiza 59, con el que realizó exposiciones y otras actividades culturales hasta su disolución en 1964.

Katja Meirowsky. Sense títol, 1957. Oli damunt tela. 29 x 40 cm. Foto: Vicent Marí.

Este programa de exposiciones lleva por título Han vingut uns amics, título de uno de los libros del poeta ibicenco Antoni Marí, pues el programa refleja de alguna manera el nutriente que supone la amistad para servir de estímulo hacia la creación y la vida.

La amistad fue necesaria para que se formase el Grupo Ibiza 59, que fomentó y proyectó la obra de cada uno de sus miembros pero también la de los artistas invitados, algunos muy significados con las vanguardias internacionales, elevando la vida cultural de la ciudad de Ibiza y conectándola con las corrientes artísticas vigentes en la época.

Entre 1959 y 1964, en la galería El Corsario, su centro de operaciones, programaron individuales y colectivas de todos los fundadores del Grupo Ibiza 59: Erwin Bechtold, Erwin Broner, Hans Laabs, Katja Meirowsky, Robert Munford, Egon Neubauer, Bertil Sjöberg, Heinz Trökes y Antonio Ruiz, y entre los artistas invitados constan exposiciones de Karel Appel, Pancho Cossío, Max Ernst, Amadeo Gabino, Juan Genovés, Hans Hartung, Joan Miró, Manolo Molezún, Manuel H. Mompó, Dimitri Perdikidis, Serge Poliakoff, Eusebio Sempere, Pierre Soulages, José Vento o M. H. Vieira da Silva, entre otros.

Artista: Katja Meirowsky

Fechas: desde el 16 de diciembre de 2023

Lugar: Casa Broner, Ibiza

Read More